loading
立即发布信息
·毕节 [切换]
    毕节培训啦 > 毕节热点资讯 > 毕节留学知识 >  【音乐剧留学】一人完成的音乐剧大盘点,请收下我的膝盖

    【音乐剧留学】一人完成的音乐剧大盘点,请收下我的膝盖

    时间:2024-03-08 06:35:02  编辑:同城资讯  来源:资讯   网站投稿

    音乐剧留学

    一人完成的音乐剧大盘点,请收下我的膝盖

    在人才济济的音乐剧圈,有不少战斗力爆表的大神。他们的名字和其代表作紧紧联系在一起。

    与我们印象中分工细致的创作流程不同,大神们一人就能撑起一部剧。

    这些音乐剧虽然由一个人完成但质量丝毫不受影响。甚至有一些大家非常熟悉的神作,都是多面手大神自己搞定的,让人直呼意想不到。

    接下来我们一起看看膝盖收割机们到底是谁吧。

    《吉屋出租》乔纳森·拉森( Jonathan·Larson)

    很多剧迷的心头好之一就是《吉屋出租》(英文名《RENT》)这部音乐剧了。

    乔纳森·拉森在创作出这部经典作品之前,在曼哈顿的小饭馆当了九年的打工仔。周末空闲的时候,他会编编曲、写写词。

    虽然身处美国梦的中心纽约城,但平凡打工仔乔纳森并没有机会体会纸醉金迷的纽约生活,为了节省房租,乔纳森也只能和几个室友一起在曼哈顿合租。我们大概可以在《吉屋出租》中找到一些乔纳森现实生活的影子。

    工作日的时候乔纳森在饭馆端盘子打工,周末的时候就化身大神输出灵感。许多人都不知道,《吉屋出租》的剧本、作词及作曲其实都是乔纳森一个人完成的,他足足创作了七年的时间,才有了我们现在看到飙泪的经典作品。

    乔纳森的天赋和努力也最终得到了专业的认可,《吉屋出租》获得了戏剧届两个超级厉害的顶级大奖——托尼奖和普利策戏剧奖。

    《吉屋出租》可以说是当时音乐剧圈的一股清流。因为当时主流的音乐剧都喜欢用大场面来忽悠观众,舞台上灯光闪耀,实际上没表达什么实质内容,大家到剧场里乐呵一下就完了。

    而《吉屋出租》讲述的是关于“tongxing恋”、“艾滋病”等有关社会边缘群体的话题,一个有爱和勇气也有反抗和泪水的故事。看完这部剧的观众或许都会联想到自己曾经也有过同款挣扎和彷徨的瞬间。

    很遗憾的是,乔纳森虽然是这部剧的最大功臣,但他自己并没能看到《吉屋出租》的首演。就在首演当天的清晨,乔纳森离开了人世。原本演员们还在犹豫要不要取消演出,但最终还是如期首演了。

    演出完成后,由于太震撼,现场观众都呆住,直到有人喊道“谢谢你,乔纳森·拉森”,大家这才回过神来,疯狂鼓掌。尽管大神离开了我们,但留下了《吉屋出租》这样值得一品的先锋作品。不说了,我又要去单曲循环《Seasons of Love》了。

    《汉密尔顿》米兰达(Lin Manuel Miranda)

    介绍完乔大神,我们来聊聊人称“林聚聚”的Lin Manuel Miranda。

    林聚聚的作品《汉密尔顿》(英文名《Hamilton》)堪称百老汇和伦敦西区最难买到票的音乐剧之一,甚至提前1年抢票都不一定买得到心仪的位置。

    要说《汉密尔顿》有多受欢迎呢?还记得我在西区看的时候,身旁的英国小正太在开场前激动的喊出“I am American tonight!”(没错,看Ham的我们今夜都叛变成美国人hhh)

    而林聚聚正是《汉密尔顿》的编剧、作曲加主演,台前幕后一把抓,集演技与才华于一身,可能已经成为了超越“大大”的存在所以才被叫做“林聚聚”吧。

    很巧的是,优秀的人之间总有着奇妙的联系。林聚聚曾多次表示自己深受乔纳森的影响和启发:“RENT让我想要创作,或者说,让我意识到我的创作是被允许的。”

    年轻的米兰达发现生活中的故事也可以搬上舞台,即便不是新奇的背景设置,只要用心去创作也能让一个好故事在舞台上闪闪发光。受到RENT鼓舞的米兰达从此开始自己的音乐剧创作之路,一步步成长为了今天的林聚聚。

    不难看出《汉密尔顿》剧中的某些大合唱场景其实是在向《RENT》致敬,而林聚聚也成为了和他向往的乔纳森一样能编剧还能出神曲的多面手,更进一步的,还成为男一号在舞台上尽情释放个人魅力。
    《Thrill Me》史蒂芬(Stephen Dolginoff )

    前面两部都算是比较大制作的剧,接下来提到的这部《Thrill Me》相比之下就十分精致小巧了。

    全剧从头到尾只有2个演员,而且编剧、作词、作曲都由史蒂芬(StephenDolginoff )一人完成。

    所以说史蒂芬加两个演员加一个钢琴伴奏,这剧就齐活了。

    大概是因为表演班子太迷你太好凑,这部剧才能在16个国家以10多种语言上演了150多次(开玩笑)。虽然参演人数少是事实,但这部剧能在世界范围内都如此受欢迎主要还是因为扣人心弦的紧张氛围加不断反转的情节设置。

    史蒂芬基于 Leopold和Loeb的真实故事改编了这出音乐剧。这两人在1924年为了制造一起“完美犯罪”而谋杀了一个小男孩,剧情采用倒叙的方式,最后一刻揭露真相的时候让人汗毛直立惊呼Thrilling。这种被细细编织的剧非常适合在小剧场演出,更能近距离感受铺面而来的演技张力。

    《水曜日》徐允美

    不光oumei有这些又能编故事又能写抓耳朵的歌曲的大神,yazhou音乐剧圈也有隐藏的宝藏,比如韩国妹子徐允美。

    她的代表作《水曜日》(英文名BlackMary Poppins)同样是和上面《ThrillMe》一样扣人心弦一秒都不会让人觉得无聊的实力佳作。《水曜日》2012年诞生于首尔大学城,由亲妈徐允美独自一人完成剧本、编曲和作词。

        拍摄 汪了一 | 中鱼文化供稿

    虽说这部音乐剧主打特色是悬疑加心理恐怖,可并不是传统意义上让观众猜凶手的老套悬疑故事。情节每推进一点,就像是交给观众一块拼图,需要去慢慢拼出一个完整的故事线,直到最后才能拨云见日了解全部真相。

    话说我私心认为这部剧最赞的点在于音乐啊!!怎样能每首歌都那么出彩~~可以说是剧情、音乐双佳的作品。也难怪在韩国初演时就全部坐席售空,刷新当时韩国小剧场的公演记录。后来被东宝和宝冢相中,引进到日本。

    现在徐大神的作品终于被引进国内,本次中文版沿用日版《水曜日》的名字,将精心包装的暗黑糖果层层剥开。

    拍摄 汪了一 | 中鱼文化供稿

    虽然有钱可能都买不到《汉密尔顿》的票,但《水曜日》现在来到家门口了,这可能是咱们离神作距离最近的一次,千万不要错过这个大好机会,赶紧行动起来吧。
    / 最新动态 /

    “为了获得幸福,我愿与不幸同行”

    由中鱼文化制作出品,一台好戏联合制作的韩国悬疑推理音乐剧《水曜日》中文版套票优惠正在热卖中!

    那座隐秘的豪宅,那本残缺的日记,父亲离奇丧生之谜……四兄妹誓要探寻真相,找出凶手。而那位神秘的玛丽姨妈,她到底是冷静的知情旁观者,还是一切罪恶的元凶?

    2019,破茧重生

    《水曜日》与你一起,越过密林,望见青天

    上海场

    2018年12月31 - 2019年01年06日

    北京场

    2019年01月11日 - 2019年01月20日

    购票可通过:一台好戏Focustage

    音乐剧起源

    音乐剧起源可以追溯到十九世纪的轻歌剧(Operetta)、喜剧(Comedy)和黑人剧(Minstrel Shows)。

    初期的音乐剧并没有固定剧本,甚至包含了杂技、马戏等等元素。自从1927年《演艺船》(画舫璇宫)开始着重文本之后,音乐剧开始踏入它的黄金岁月。这时期的音乐剧多宣扬乐观思想,并经常以大团圆的喜剧结局。

    直至1960年代摇滚乐和电视普及之前,音乐剧一直是最受美国人欢迎的娱乐和演艺形式。1980年代以后,英国伦敦西区(West End)的音乐剧演出蓬勃,已经追上百老汇的盛况。

    后来出现法语音乐剧(如《悲惨世界》[后改编为英文版]、《星梦Starmania》、《钟楼怪人》、《罗密欧与茱丽叶》、《小王子》等),德语音乐剧(如《伊丽莎白》、《吸血鬼之舞》、《丽贝卡》、《鲁道夫》等),以及由其他各种不同语言写成的音乐剧。

    扩展资料:

    与歌剧比较:

    和歌剧的差别是,音乐剧经常运用一些不同类型的流行音乐以及流行音乐的乐器编制;在音乐剧里面可以容许出现没有音乐伴奏的对白;而音乐剧里面亦没有运用歌剧的一些传统,例如没有了宣叙调和咏叹调的区分,歌唱的方法也不一定是美声唱法。

    但音乐剧和歌剧的区分界线仍然有不少学者争议,例如格什温(Gershwin)作曲的《波吉与贝丝》(台湾翻译「乞丐与荡妇」)(Porgy and Bess)就曾同时被人称作歌剧、民谣歌剧(Folk Opera)和音乐剧。一些音乐剧如《悲惨世界》是从头到尾都有音乐伴奏,而一些轻歌剧如《卡门》却有对白。

    音乐剧普遍比歌剧有更多舞蹈的成份,早期的音乐剧甚至是没有剧本的歌舞表演。虽然著名的歌剧作曲家华格纳(Richard Wagner)在十九世纪中期已经提出总体艺术(Gesamtkunstwerk),认为音乐和戏剧应融合为一。

    但在华格纳的乐剧(music drama)里面音乐依然是主导。相比之下,音乐剧里戏剧、舞蹈的成份更重要。

    参考资料来源:百度百科-音乐剧

    音乐剧是怎样的?一个关于校园青春的音乐剧咋弄

    你可以看一下音乐剧《名扬四海》,或者从网上查一下我们中戏版本的《名扬四海》。至于音乐剧:
    音乐剧是综合艺术,作为一门独具魅力的戏剧样式,已经形成了其独特的风格特征,并在一百多年的发展中,就音乐而言,既有美声又有通俗,既有传统的管弦乐队,又有电声、爵士以及各类混编乐队;舞蹈语汇也是如此,芭蕾、踢踏、迪斯科、现代舞都可融入其中。音乐剧中音乐、舞蹈、戏剧表演、舞台美术、灯光、音响等舞台艺术的各个综合环节,构成了一个完整的艺术整体。在我们观看的几部音乐剧中,几乎所有的剧目都给我们留下了这种印象。不仅演员的表演、演唱将你深深吸引,而且每个环节都绽放出耀眼的光芒。音乐剧比传统的舞台剧更具有一种综合美感,它在视觉和听觉上给予观众的冲击力、震撼力和感染力,让人们感受到了音乐剧的无穷魅力。
    一. 主题的选择。他喜欢选择一些具有严肃的社会意义、深刻的思想内涵,能引起人们内心普遍共鸣的主题。因为这样的主题极具戏剧性、冲突性;二. 整体性。 音乐剧的创作非常讲究整体性。音乐剧讲述的是一个完整的故事,它有完整的故事情节,而音乐是其中贯穿始终的线索。从序曲到幕间音乐直至剧终谢幕的音乐,都需要有体现其整体性的音乐把它们完美的联系起来,一气呵成,使观众产生完美的整体感,而不是一首首毫无关联的歌曲大联唱。三. 旋律性。 旋律的重要性是不言而喻的,它是歌曲的灵魂。无论是充满矛盾、斗争的场面,还是轻松欢快的喜剧氛围抑或是温柔缠绵的倾诉,都要在作者神奇的笔下妙笔生花。四.戏剧性。 韦伯非常注重音乐剧题材的选择,这是充分的考虑到音乐剧的另外一个要素:戏剧性。音乐的写作对于表现剧情的戏剧性矛盾冲突有着天然的优势,当剧情需要表现人物内心激烈复杂的情感斗争而又不能通过言语或肢体来传达时,音乐就承担了这个任务。在《猫》中,当衣衫褴褛的格里泽贝拉动情的唱出“回忆”(Memroy)时,那经典的旋律把这只饱受生活摧残,离群多年而又风光不在的老猫的内心世界表达的淋漓尽致,她对美好生活的那份憧憬和盼望回到猫家族中的向往,把整部剧推向了最高潮。每当“回忆”的旋律响起,观众总是抱以热烈的掌声,仿佛自己也成为了杰里科猫的一员,来共同庆祝格里泽贝拉被选中升上九重天获得新生。可见音乐为烘托剧情起到的巨大作用。
    五.盈利与投资 (略)
    音乐剧理论发展带来的启示
    音乐——音乐剧的要素之一 奥斯卡•哈姆斯坦II(Oscar Hammersteing)(音乐剧作家)曾回答:“它是你所能想到的任何元素。其中,只有一个因素是音乐剧绝对包括的——音乐。”的确,音乐是音乐剧的灵魂,没有了音乐,也就没有音乐剧的存在了。将音乐与故事串联起来,开始于吉罗姆•科恩的《演艺船》。《演艺船》打破了以往音乐喜剧的庸俗和歌剧的凝重感,使音乐剧达到了一个崭新的艺术高度,其独特和成功之处在于智慧地溶入了传统的元素,而又不落俗套。它不像通常的音乐喜剧,不合逻辑的故事围绕着歌曲、舞蹈、表演展开,而是用音乐来表达故事,展开情节。科恩在该剧的音乐创作中,一方面使歌曲显得缠绵悱恻,凄楚哀怨,表达了不幸的婚姻和黑人的不平等地位在人们心灵深处所留下的伤痛。另一方面,科恩追求优美的旋律,表现了密西西比河美丽的自然风光以及人们对美好生活的憧憬,剧中著名的歌曲“老人河”就描写了源远流长的密西西比河以及两岸的黑人生活,在表现自然风光的同时,表现了黑人的劳动、生活、受欺压和不满,这首歌在全球至今仍传唱不衰。在音乐剧《俄克拉荷马》中,为了展现美国西部动荡的俄克拉荷马地区一群拓荒者质朴而狂放的生活经历和爱情故事。理查德•罗杰斯创作了许多极有乡村特色的音乐,有的乐观而充满激情,有的浪漫而充满情趣,有的缠绵而耐人寻味。在“带花边顶篷的四轮马车”的歌声中,主人公邀请劳蕾和他一起去参加一个晚会;“牛仔和农夫”则是一场有着寓意的争斗闹剧。最后,在新婚夫妇的婚礼上一曲“俄克拉荷马”表达了俄克拉荷马民众对家乡的热爱和赞颂,也为男女主人公的婚礼大典增添了喜庆的色彩。而在被称为“有关生与死的诠释”的《旋转木马》一剧中,理查德•罗杰斯则一改《俄克拉荷马》中的轻松风格,有意识地加强了器乐功能,交响式的主题发展、丰富的和声与配器赋予总谱以更立体复杂的音响,运用这种手段使歌曲结构得以扩展。使其在性质上更像艺术歌曲。这样是为了使《旋转木马》的音乐如其剧情更富哲理性。在成熟的音乐剧中,音乐不像在影视作品中一样处于陪衬、配角地位,而是上升到主角的地位。直接表达人物的情感,诠释人物的性格。在《演艺船》中,从“老人河”、“遐想”到“情不自禁爱上他”到“我为什么爱上了你”,每首歌曲都是主人公在一定情景下的情感表露,使人物形象更为丰满。在《俄克拉荷马》中,歌曲“人们会说我们在恋爱”表现了两位恋人互相传递、表达他们的爱情;“走出梦境”则表达了劳蕾对爱情的向往与渴望。有的作曲家还巧妙运用歌剧中的宣叙调(朗诵调)来表现人物间的对话、较量、和冲突,取得了用音乐叙事的很好效果。例如《波吉与贝丝》、《西区故事》中都有这种念唱风格。在著名的《窈窕淑女》中,作曲家甚至采用了介乎说白与宣叙调之间的“朗诵风格”作为男主角的音乐表达方式。这种用音乐直接表达人物的语言、情感、性格,虽不如说白清晰明了,却能给观众留下更大的想象空间。
    文本——音乐剧的要素之二
    音乐剧,属于舞台戏剧样式之一。那么,无论它的综合性有多强,它的基础仍然和其他戏剧样式一样是文本。这里所说的音乐剧文本不是单纯的剧本,而是一个总的台本,包括基本剧情,音乐总谱,歌词,等等。文本,首要的功能就是要形成一部剧的剧情。按照戏剧艺术最基本的规律,剧情就是要具备时间、地点、人物、事件诸要素,将这些要素构成情节,用以展开冲突、塑造形象,表现一定的人文主题。美国音乐剧研究专家斯坦利•格林曾说过:“音乐剧最常见的故事是热恋自己雕刻的少女像的皮格马利翁的传说和灰姑娘辛德瑞拉的故事,表现邋遢姑娘变成公主或明星的主题。”轻松、愉快的主题是百老汇音乐剧的一贯风格。活泼、俏皮的音乐配上日常生活中诙谐、有趣的场面,十分吸引人。音乐剧《音乐之声》讲的就是欢乐家庭与浪漫爱情,它的情节线给人感觉并不明显,没有戏剧冲突达到顶点的情感喷涌,没有大的戏剧高潮,就在一段浪漫爱情的发生过程中,加入了许多精彩的家庭生活片段,如女家庭教师教几个孩子唱“哆来咪”;他们一起排木偶剧“孤独的牧羊人”,场面欢快轻松,体现了美国人在日常生活中乐观、开朗的情绪。还有大量的音乐剧作品,如《在城里》、《雨中曲》、《飞燕金枪》、《出水芙蓉》、《窈窕淑女》都是只写日常生活,但写出了人们美好的情感,表达了人们美好的愿望。在充满竞争的现代社会中,复杂的人际关系往往压得人们喘不过气来,轻松的、美好的、纯粹的情感相反能给人们带来一股清新的空气。然而,随着《演艺船》将一种人文关怀带到音乐剧中,表现美国社会中常见的种族歧视现象开始,音乐剧的题材开始关注社会、关注人。音乐剧《俄克拉荷马》描述了西南部美国现代男女的生活,这部剧作表现了一种美国精神,即自力更生,艰苦奋斗的传统和求实精神。斯大林曾指出:“美国人的求实精神是一种不可遏止的力量,它不知道而且不承认有什么阻碍,它一定要把已经开始的事情进行到底,哪怕是一件不大的事情。”而在整个美国社会,充满一种乐观向上的创业精神的二战时期,此剧与时代精神呼应,描写了一群正直、率真、幽默、奔放、热情的美国人以及他们积极向上的生活。在这个特定的时期,这样的剧情肯定会引起观众情感上的共鸣,这样的音乐剧也必然会取得成功。音乐剧对《悲惨世界》的再创造之所以获得成功,就在于它对西方人文主题新的诠释。《悲惨世界》是一部以法国大革命为背景,描述饥饿、贫困、爱情的小说,它在法国的影响就好像《红楼梦》在中国的影响一样,可以说是家喻户晓。要将这样一部名著,用百老汇音乐剧表现出来,无疑是一个大胆的尝试。音乐剧《悲惨世界》的英文版本已经是一部新创作的作品了。在制片人麦金托什的精心策划下,该版本大幅拓宽了法文版的格局,不仅情节性增强,还更深刻的传达出雨果原著的精神—悲天悯人的博爱精神。音乐剧《悲惨世界》带来了人类的理想追求:正义、平等和人道主义。永恒的主题往往是艺术品具有永久生命力的一个必要条件。好故事必须还要用音乐剧的舞台语言演绎出来,要从各个艺术门类的角度加以丰富充实。音乐剧文本与其他戏剧文本的不同之处体现在它还有为音乐创造的歌词上。在音乐剧中,歌词既不同于一般歌曲的歌词,只表达意蕴;也不同于一般的对白,叙述事情、表达感情,而是将两者的融合。在担任叙述故事、表达情感人物的前提下,写出情感的独特性质、独特状态,将感情上升到普通的高度。这样,既实现了叙事传情的功能,又能引起了观众的共鸣,并将感情升华,留给观众想象的空间。在音乐剧中,歌词的这种特征性,被居其宏先生概括为“感情的升腾与聚焦”。例如,著名音乐剧《猫》中的唱段,每只猫都似乎在叙说自己,而人们则分明从中看到了一个世态炎凉、人情冷暖、应有尽有的人类社会。在音乐剧中,歌词还有一个作用就是营造戏剧情境。寥寥几句话,一个生动、活泼的场面就呈现在观众眼前,人物性格、生活情趣尽在其中。
    舞蹈——音乐剧的要素之三
    舞蹈是音乐剧中不可不提或缺的一个重要的组成部分,它犹如音乐剧的“肌肤”,缺少了舞蹈的音乐剧,不是完美、成熟的音乐剧,这正如早期没有戏剧情节的音乐剧一样。 音乐剧作为一门剧场艺术,对人的“行动”的表达是至关重要的,而音乐剧中的舞蹈就是用来表现“行动”的。尽管舞蹈在音乐剧诞生之初,并没有承担多种角色任务,但随着音乐剧逐渐融合各种形式的舞蹈,其在音乐剧中的地位也越来越重要。最开始白人模仿黑人表演的“明斯特里秀”,使黑人舞蹈进入了百老汇;“拉格泰姆时代”舞厅的增多又使得舞厅舞蹈出现在音乐剧的舞台上;20年代以后,以大腿舞和踢踏舞为主,音乐剧的舞蹈受到美国爵士舞、摇摆舞、踢踏舞、迪斯科等流行舞蹈的影响,也受到了美国芭蕾、现代舞的影响。1927年,《演艺船》里的舞蹈,仍是其中的点缀,然而20世纪40-70年代,舞蹈开始慢慢进入音乐剧的剧情中,并发挥了越来越重的作用。例如在《接触》这部音乐剧中,苏珊.斯多曼把舞蹈与戏剧有机结合的创作思维以及将舞蹈本体魅力发挥到极至
    许多事办得音乐剧的编舞者只注重舞蹈段落的色彩而轻视"剧"的现象屡见不鲜;在进行舞剧创作时避开人物见的矛盾冲突,忽视人物性格的塑造(动作语言的个性创作),不注重renti动作语言叙事功能的开掘,致使人物形象雷同;在"舞蹈长于抒情, 于叙事"的理论依据下,往往忽视舞剧中"剧"的构成,而一味去追求舞美、灯光的色彩效应,追求高投资、大制作的"豪华型"舞剧,造成美丽空壳中内容的虚无等。和以往的编舞不同。音乐剧《接触》呈现出""唯物局的创作特征,这首先与苏珊.斯多曼的个人创作经历密切相关,她是从天才的舞蹈演员逐步成为舞蹈编导--音乐剧舞蹈编导--音乐剧导演兼编舞的,这一创作历程使她在音乐剧导演、编舞方面显示出卓越的创造才能。她认为"舞蹈演员是音乐剧最好的调色板,只有当舞蹈使观众沉浸在情节中时是最令人兴奋的"。正是基于这一创作理念,使得她参与创作的音乐剧都能充分体现舞蹈本性的魅力,并逐步形成了鲜明的创作个性。特别是由她编导、导演和编舞的音乐剧《接触》,充分显示了其用舞蹈来痊释剧情的创作才能,把舞蹈本体魅力展现得淋漓尽致。 音乐剧《接触》是由三个短剧构成的: 第一个短剧"秋千",讲述一对年轻的贵族夫妇在草地上野餐,一位体魄雄健的男仆摇晃着秋千,随后夫妇两人在晃动着的秋千上欢愉缠绵,葡萄酒喝干了,夫人怂恿丈夫去取酒后,男仆与夫人在高高荡起的秋千上狂欢zuoai…… 第二个短剧"你动了吗"?讲述一位性格傲慢粗暴并有着强烈嫉妒心理的丈夫带着软弱柔顺的妻子前来就餐,妻子竭尽全力要讨好丈夫的欢心,但都被粗暴的丈夫严加制止。当丈夫离开后,她竟然做起了白日梦--与餐厅领班、待者起舞狂欢……突然丈夫的一声"你动了吗?把她从梦幻中惊醒,被迫回到生活常态,但女主人公的内心却愈加痛苦不堪…… 第三个短剧"接触",讲述一位成功的广告家迈克.威利获奖后,空虚寂寞的他精神恍惚企图自杀,但未遂..当他坐在酒吧狂欢时,发现一位真着huangse衣裙的美丽女郎出现了,诸多的舞者与她共舞.迈克几经忧郁、彷徨终于走向女郎,与她慢慢地共舞了起来,在她的tiaojiao下,迈克的舞姿从笨拙、忸怩逐渐变得协调、奔放起来…… 苏珊.斯多曼在《接触》的创作过程中始终贯穿这样的追求,以"剧"为基础展现舞蹈本体的魅力,在这一追求的引导下,使"舞蹈"成为了剧情结构不可缺少的组成部分,同时又使"舞蹈"成为了叙述剧情的主要形式。如果没有了舞蹈,剧情无法成立,同时也无从展现。运用renti语言进行舞蹈创作,同时把舞蹈与戏剧有机结合。用芭蕾、爵士、摇摆等不同的舞蹈语言,创作出三种有意义发舞蹈形式来表现不同的剧中人物,来叙述、展现"秋千"中主仆三人的物理"接触";"你动了吗"里女主人公意识流中与他人的心理"接触";第三个短剧中男主人公在现实中与黄衣女郎的亦真亦幻的微妙"接触"。把不同生活,心理层面的种种具有哲理意蕴的"接触"叙述得清晰、展现得生动、表现得精美。
    舞台美术——音乐剧的要素之四
    在舞台美术上,音乐剧注重写实,运用一切手段使观众与剧中人合二为一。为了达到真实的效果,不惜进行大投入、大制作,在《歌剧院的幽灵》一剧中,一个巨大的枝形吊灯从地面拉到顶空,使观众跟着剧中人的思绪在巨大的吊灯下回到了从前;在《西贡xiaojie》一剧中,为了达到真实的舞台效果,在描写西贡最后的撤退时,甚至让一架直升机从观众的头上缓缓降落到舞台上空,巨大的噪声,将剧情中的混乱、绝望直接传达给了观众,揪人心肺;在音乐剧《猫》中,为了使观众对猫的世界有一个最真切的感受,舞台上的所有空间全部变成一个硕大的垃圾场,观众走进剧场,身边也都是各式各样的巨型垃圾,有牙膏筒、碎碟子、碎卡通等等。剧场的天棚很低,上面还闪烁着无数的星星和猫的眼睛,人就仿佛进入了一个“用真实物品创造出的幻境世界”,人与舞台上的猫几乎是出于同一个空间。这种舞台剧场布置,很好地将舞台上的演员、灯光、道具等和观众融入到戏剧艺术的整体创造中,给观众以强烈的震撼力。这也是音乐剧得以辉煌的重要原因之一。
    关于中国舞台怎样制作音乐剧的方案
    音乐剧冲击波对走进新时代的中国产生了深刻影响。一批有识之士按捺不住对音乐剧的向往之情,十几年来进行多次创演尝试。中国观众对音乐剧渐渐有了一些了解。不过,客观地说,我国音乐剧创演目前仍处于“学步”和“描红”状态。 思想性与艺术性问题,不难理解,而音乐剧“以娱乐性为第一品格”的问题至今似尚未引起我们足够重视。自诞生的那一天起,音乐剧便毫不掩饰地亮出了“给人娱乐”的大旗。为“给人娱乐”,制作人精心运筹帷幄,凡可用之艺术手段无不巧而用之;为“给人娱乐”,不惜巨资,让高科技登堂入室、大显身手。遍览音乐剧王国的作品,就可发现每一部都打上了鲜明的娱乐性标识。对观众而言,娱乐性有一种不可抗拒的磁力。正因为有这种磁力的吸引,观众才乐意将兜里的钞票“娱乐”给了票房。可以说,没有音乐剧的娱乐性品格,就没有音乐剧的观众,也就没有音乐剧。 事实上,音乐剧并不都是流行歌加踢踏舞加爵士乐,也不是每个演员都得会急口令和翻筋斗。音乐剧中最重要的是以具有戏剧意味的声乐演唱来完成对角色的塑造,演员的音色形象和演唱风格是与角色的身份性格情绪密切关联的,而不是单一的“流行唱法”。音乐剧所使用的音乐语言也并不是“流行音乐”所能一言以蔽之的,而是由戏剧情境、表现意图和作品所处时代之间的平衡来确定的。 一部成功的音乐剧并不是非要有一首象《回忆》和《阿根廷,别为我哭泣》那样能独立于音乐剧母体而“上榜”的流行曲,也不是有了这样的金字招牌就万事大吉了。在《悲惨世界》的音乐构造中,使用了诸如多个音乐主题的并置支撑,音乐材料在场景中的贯穿发展,不同声乐体裁(独唱重唱合唱)的交替对比,音乐情境与戏剧情境的紧密关联,正剧与喜剧因素的调剂配置,还有显然是从莫扎特的歌剧中借来的那种逐层递增的终场结构等音乐戏剧手法。所有这些手法的目的都是为了造就出丝丝入扣引人入胜的音乐戏剧效果。与那种“动听”曲调大串连的结构相比,要复杂和“严肃”得多。 音乐剧的“商业性”并不是将大把的钞票都贴在脸上,也不是满台的金壁辉煌和机关噱头的代名词。《悲惨世界》的演出设备装置需用一架波音运输机来承载,所呈现出来的竟然是一个如此简洁朴实的舞台画面,而这正是这部戏剧作品的艺术表现所要求的,也是高度精致的制作和严密精细的操作的结果。昂贵的票价并不是获得商业利润的唯一途径,更值得重视的是音乐剧整体市场的培育、剧目演出的生命周期在时间和空间上的延伸、衍生产品的开发、以及剧场活动与当地社会生活的互动等。当然,音乐剧的“娱乐性”并不是仅仅体现在舞台上的滑稽效果和观众的哄笑声中。尽管《悲惨世界》中确实有不少这样的元素,但这并不是一部狭义上的喜剧。广义上的“娱乐性”可理解为现场的吸引、震撼与观后的回味思索以及由此达到的“宣泄”和“净化”。这并不是“高雅”、“严肃”艺术的专利,也是自古希腊戏剧以来的许多大众戏剧所追求的境界。 首先,歌舞与戏剧有机的结合。音乐剧是戏剧的一种,但音乐剧在其创立初期却是与当时英美大城市的娱乐场所中的各种歌舞表演(有些还带有seqing成份)有着密切关联的。 其次喜剧与悲剧巧妙配合。许多词典上都提到音乐剧也称“音乐喜剧”。确实,早期的音乐剧多冠以musical comedy这个名称。我们现在使用的musical这个词是到1940年代才开始流行的。中国观众熟悉的许多音乐剧经典如《音乐之声》、《窈窕淑女》、《俄克拉赫马》、《绿野仙踪》、《吻我吧凯特》和《芝加哥》等确实都是喜剧性的,演出时剧院里总是会不时地爆发出欢笑来。但我们同样可以举出许多正剧乃至悲剧题材的音乐剧:《西区故事》、《屋顶上的提琴手》、《悲惨世界》、《巴黎圣母院》、《西贡xiaojie》……音乐剧重视娱乐功能,但娱乐并不等于“喜剧”、不等于“滑稽”、不等于浅薄无聊弱智,也不等于好莱坞式的感官刺激。琼瑶的电视剧很娱乐,但并不是喜剧。古代希腊人喜欢演戏,悲剧喜剧都很出名。他们把这都称为“娱乐”。当然,“大众娱乐”就是要给大众提供丰富高质的“精神享受”,也不能把大众当白痴。 再者,通俗与经典不分高低贵贱。无论在哪个时代哪个地区,音乐剧总是拥有最广泛的观众。将音乐剧定义为通俗性的大众娱乐形式,是没有问题的。音乐剧的通俗首先表现在音乐上。音乐剧所采用的音乐语言与20世纪中发展起来的流行音乐有着密切的关联,1960年代后,音乐剧又吸收了新近出现的摇滚乐的音乐语汇,产生了所谓的“摇滚音乐剧”,如韦伯的《耶酥基督超级巨星》等。但我们并不能把音乐剧简单地定义为“用流行音乐语言写成的歌剧”或者是“由流行歌曲串联起来的戏剧”。当代音乐剧作家往往会根据剧情的需要灵活地运用各种音乐语言。如韦伯的《剧院魅影》就比较多地吸收了歌剧的音乐元素,其中的管风琴的音响也非常突出。他的另一部作品《孟买之梦》(Bumbay dreams)也是根据故事的背景而采用了印度民间音乐风格。1990年代中期上演的中国音乐剧《秧歌浪漫曲》中所用的东北大秧歌,不仅歌与舞结合得很出色,并且能通过这种形式表现出丰富的戏剧的内容来。
    事实上,现代意义上的音乐剧在中国出现得较晚。80年代的《芳草心》是新时期第一部音乐剧,其中的主题歌《小草》至今仍脍炙人口。90年代中期上演的《秧歌浪漫曲》尽管因为许多方面的不成熟而没有引起相应的反响、但其中仍有一些非常成功的探索值得注意。有专家评论道:当别人还在为怎样将好莱坞的“大腿舞”(以发源于爱尔兰的踢踏舞为基础,加上较为夸张的踢腿动作)移植进中国音乐剧而煞费苦心的时候,《秧歌浪漫曲》已经将中国民间舞蹈的戏剧表现性提升至堪与《俄克拉赫马》相媲美的程度。此外,《乐器推销员》、《异想天开》、《西区故事》和《音乐之声》等国外经典剧目的成功引进上演表明我国的音乐剧演出队伍已达到一定的水准。港台地区近年来创演的《雪狼湖》和《天使不夜城》(曾来上海公演)等剧目也受到观众的欢迎。
    然而“鲜明的中国风格、特色问题”是国产音乐剧定位的重要命题之一。按照这一命题的要求,在进行原创剧制作时,不仅要把握住这一外来艺术的共性特征,而且必须充分调动中华民族丰富的艺术资源,通过在一、二度创作方面的努力,让作品在编、导、音乐、表演、舞美等方面全方位凸现鲜明的个性即中国风格与特色来。日本音乐剧的演出实践证明,音乐剧在东方国家同样大受欢迎。《猫》剧就曾在日本演出两千多场。上演这个戏的日本四季剧团,不仅靠大量移置西方国家的音乐剧而辉煌,而且自己创作上演的音乐剧《李香兰》也成为了世界公认的重要的音乐剧剧目。
    相比之下我们不得不承认,我国的原创音乐剧中或多或少地存在这些毛病,并直接影响着音乐剧的质量,如果要从这些方面来“诊断”的话,笔者还可以补充几症,比如制作不够精细——先天不足症,创作人员生活功底不够厚实——营养不良症等,但是笔者认为,这些都还不是我国音乐剧刚刚起步就走下坡路的主要原因。那么,我国的民族音乐剧到底应该是一种什么样的形式呢?只有把音乐剧这种外来形式与我国的传统戏曲结合起来,才能找到民族音乐剧的形式,从而走出一条振兴中国戏剧的新路来。曲的这种形式特征与音乐剧这种“集音乐、舞蹈、戏剧表演于一身的现代舞台剧”的形式特征基本相同。其实,每一个戏曲剧种产生之初就是音乐剧。它们的音乐来自民间流行的山歌小调,它们的舞蹈来自时兴的民间舞蹈,这与音乐剧以流行歌舞演故事如出一辙。戏曲与音乐剧这种在形式上的基本近似提供了它们相互结合的可能。然而,戏曲毕竟不是音乐剧。戏曲与音乐剧的不同在于它是写意的,而音乐剧是写实的。并且程式化了的戏曲的音乐舞蹈都已经与时代相去甚远,因此,现代人与它产生了距离和隔膜,使人非得带上一种欣赏文物的眼光才能够走近它;同时,程式化的瓶子太小,现代五花八门的生活内容无法装进去,这就使得它在内容上也无法吸引现代人的目光。这就是戏曲为什么会逐渐衰落、中国戏剧一直景气不起来的重要原因。这也是它与音乐剧结合的最大障碍。好在音乐剧不拘一格,没有任何程式可言,只要打破了戏曲的程式,就能建立起我国的民族音乐剧来。要让音乐剧与戏曲相结合,就必须用从现代生活中生发出来的形式和内涵来替代戏曲中那些过时的东西。民族化并不是守旧,并不是让传统一成不变,而是“拿来主义”,用人家好的东西来改造和替换自己不好的东西。作为一个正在走向现代化的民族,我们的音乐剧与戏曲的结合应该也能够“取其精华,去其糟粕”,以“现代”取代“传统”。
    此外,音乐剧要求演员不仅具有戏剧表演的功底,而且具有歌唱、舞蹈的才能。在培养音乐剧演员方面我们不妨借鉴国外的培训方法和体系。美国百老汇设有专门的演员培训机构,人才储备非常充足。而我国由于音乐剧刚起步,演员培养工作上马仓促,数量、质量都不敷需要,所以培养工作日益重要。不妨考虑以市歌舞团为班底,精心挑选一批身材、嗓音条件俱佳,艺术潜质优秀的年轻演员抓紧培养。

    免责声明:本站部分内容转载于网络,其中内容仅代表作者个人观点,与本网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
    本站联系邮箱:599911198#qq.co m